THE KING’S MAN. LA PRIMERA MISIÓN. Ucronía comiquera

En su trayectoria como guionista de comics, Mark Millar ha destacado por su manera irreverente de subvertir los parámetros habituales de los géneros, especialmente, el de superhéroes. Su concepción de la violencia, del humor o las proclamas políticas dentro de sus historias le han convertido en un guionista versátil, inesperado y con una identidad propia, incluso a la hora de tener en sus manos vacas sagradas del noveno arte, como Superman o Los Vengadores (con la línea Ultimate).

VIÑETAS AGRESIVAS, PANTALLAS SIMPÁTICAS

El salto al audiovisual ha sido irregular, en parte porque una mirada tan ácida, gamberra y explícita tiene poco encaje en el discurso del Hollywood actual. Los Vengadores, Capitán América. Civil War o Logan, siendo tres espléndidas películas, directa o indirectamente resultan versiones edulcoradas de la mala baba de algunos trabajos del guionista para Marvel.

Recientemente, la adaptación de Netflix de su serie Jupiter’s Legacy se ha saldado como uno de los fiascos de la plataforma, no pasando de la primera temporada. Entre los aciertos, podemos incluir Wanted (Se Busca) o la serie de animación Super Crooks, siendo el cineasta Matthew Vaughn con el que el guionista parece a ver desarrollado una mayor sinergia. El director de X Men. Primera Generación tuvo su primer contacto con el mundo de los superhéroes con Kick Ass. Listo para Machacar en 2010 y, poco después, en 2014, tras el éxito de la precuela de los mutantes y con un presupuesto más holgado, volvió a recurrir a Millar con Kingsman. Servicio Secreto. Si bien con Kick Ass, Vaughn prefirió pasar el testigo de la secuela a Jeff Wadlow, con Kingsmen, quizás por los resultados de lo anterior, ha preferido mantenerse él al frente y ha dirigido también las dos siguientes entregas, Kingsman. El Círculo de oro y, ahora, The King’s Man. La primera misión.

HERMANDAD

Millar y Vaughn, escocés e inglés, parecen haber encontrado un terreno común sobre el que trabajar. Les une el mismo tipo de humor irreverente, el mismo bagaje cultural, el gusto por historias espectaculares, pero con un trasfondo y, sobre todo, con una intencionalidad de llevar al espectador por terrenos atrevidos y donde no se encuentre del todo cómodo. El sexo y la violencia tienen un peso que habitualmente se esquiva en este tipo de superproducciones, de la misma manera que no ocultan su discurso político y sus opiniones ante determinadas proclamas sociales con el fin de favorecer un espectro demográfico más amplio de espectadores. No es de extrañar que ambos hayan mantenido esta colaboración con el paso del tiempo.

FICCIONALIZANDO EL PASADO

The King’s Man. La primera misión supone una ruptura en varios sentidos por parte de Matthew Vaughn y Mark Millar de la línea desarrollada en los dos títulos anteriores. Por de pronto, no es un secuela. Al igual que hiciera Vaughn con X Men. Primera Generación, aquí la idea es viajar atrás en el tiempo y establecer una nueva línea dentro de la franquicia que pueda seguir desarrollándose en paralelo con las aventuras de Eggsy y compañía. Sí, la película nos narra la fundación de la Agencia Kingsmen y, sí, ofrece múltiples guiños a elementos vistos en las dos entregas anteriores, pero no es una precuela al uso. Sí las dos primeras películas eran parodias enloquecidas de la saga Bond, aquí ese apartado queda muy silenciado en favor de una reescritura de la historia en parámetros de cómic.

En el terreno de la ficción, existe en concepto de la ucronía, que supone reinventar el pasado obligando a elementos de ficción a alterar el curso histórico de los hecho y ofreciendo por lo tanto unos acontecimientos alternativos que pueden acabar o no entroncando en algún momento con nuestra historia oficial.

En el caso de la película que nos ocupa, Millar y Vaughn emplean la ucronía no para que la ficción altere el pasado, sino para que la historia influya en la creación de la ficción. Si bien los personajes principales de la cinta, con actores fantásticos y carismáticos como Ralph Fiennes, Djimon Hounsou o Gemma Arterton al frente (no podemos decir lo mismo de Harris Dickinson), son creaciones ficticias, la mayor parte del resto del elenco está formado por personajes históricos: el Rey Jorge V de Inglaterra, el Zar Nicolás II de Rusia y el Kaiser Guillermo (los tres interpretados por un excepcional Tom Hollander), Rasputín (un enloquecido Rhys Ifans), Erik Jan Hanussen (otro comedido trabajo por parte de Daniel Brühl), Mata Hari (desaprovechada bajo la piel de Valerie Pachner), entre otros personajes, beben de referentes históricos reales (en algunos casos, más de lo que nos atreveríamos a creer).

La película refleja muy bien, pese a su disfraz de entretenimiento de acción, los factores que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial, y además ofrece una descarnada representación de la guerra de trincheras. En ocasiones, esto encaja bien con el tono heredado de las dos entregas previas, pero sí es cierto que esta película se distancia de la línea más absurda y caricaturesca anterior y resulta un título más serio y agridulce de lo que podíamos prever.

DIBUJANDO EL CELULOIDE

Pese al peso de los valores históricos en la trama, la cinta no oculta su parentesco con el mundo del cómic en un faceta más cercana al Pulp. Desde el prólogo, el sentido de acción y aventura entronca más con una lectura lisérgica y postmoderna de Edgar Rice Burroughs (el otro Burroughs ya era lisérgico de por sí) o Robert Erskine Childers. La ironía afilada de Mark Millar está presente en todo momento, aunque en este caso no monopolice la narración, sino que la acompañe de manera permanente pero discreta. Lo mismo podemos decir de la puesta en escena de Matthew Vaughn. Su narración es igual de enfática y vertiginosa que en anteriores películas suyas, pero, salvo excepciones (el enfrentamiento con Rasputín o el clímax final), sin caer en el exceso o el cartoon como sí sucedía en las películas anteriores.

INFORME FINAL

Está claro que The King’s Man. La primera misión más que una precuela, pretende ser una nueva estrategia dentro de la franquicia y seguir desarrollando esta vertiente de manera paralela con la trama de sus dos predecesoras.

Es cierto que esta combinación de estilos nos resulta un tanto desigual y, pese a sus virtudes, menos satisfactoria, continuando la línea descendiente de la franquicia tras su brillante primera entrega; sin embargo, su atrevimiento al salirse de la zona de confort y su diálogo con los acontecimientos históricos hacen que nos resulte un producto atractivo, interesante y menos prototípico de lo que podría parecer en un principio.

«LEGACY CAST»: El reparto original de SCREAM habla de la nueva secuela

Este viernes 14 de enero llega a los cines la nueva entrega de Scream, una producción de Project X Entertainment y Radio Silence para Paramount Pictures y Spyglass Media Group, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett.

Veinticinco años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionara al tranquilo pueblo de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para resucitar los secretos del mortífero pasado de la localidad. Esta nueva entrega está escrita por James Vanderbilt & Guy Busick.

Basada en los personajes creados por Kevin Williamson, Neve Campbell («Sidney Prescott»), Courteney Cox («Gale Weathers») y David Arquette («Dewey Riley») retoman sus icónicos papeles en Scream, junto a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown y Sonia Ammar.

A continuación, entrevistas con el reparto original de la saga:

Nueva fecha de estreno para LA ABUELA, de Paco Plaza: 28 de enero en cines

Sony Pictures informa de la nueva fecha de estreno de La abuela, la película de terror de Paco Plaza, que llegará exclusivamente a los cines de toda España el próximo 28 de enero de 2022.

Producida por Apache Films, en asociación con Atresmedia Cine y Sony Pictures International Productions, y con la participación de Atresmedia y Prime Video, la película cuenta con guion de Carlos Vermut a partir de una idea original de Paco Plaza. El filme está coproducido por Sylvie Pialat y Alejandro Arenas. Tras su paso por las salas de cine, la película estará disponible en Prime Video.

La abuela pudo verse en los festivales internacionales de cine de San Sebastián y Sitges, así como en el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera 2021 en el marco de una sesión especial con la presencia de Paco Plaza y el productor Enrique López Lavigne.

Sinopsis de LA ABUELA

Susana (Almudena Amor) tiene que dejar su vida en París trabajando como modelo para regresar a Madrid. Su abuela Pilar (Vera Valdez) acaba de sufrir un derrame cerebral. Años atrás, cuando los padres de Susana murieron, su abuela la crio como si fuese su propia hija. Susana necesita encontrar a alguien que cuide de Pilar, pero lo que deberían ser solo unos días con su abuela, se acabarán convirtiendo en una terrorífica pesadilla.

Entrevista a Génesis Lence, cortometrajista

1. Tu cortometraje Cinco minutos es muy intenso, ¿cómo surge la idea?

La idea viene una pesadilla que tuve durante unos meses en el que soñaba con una cabina dispensadora de oxígeno en la calle y gente echando monedas. Esto quedó congelado en mi mente como cualquiera de mis otros sueños o pesadillas, hasta que en los últimos años volvía a aparecer este sueño una y otra vez. Vi que podría convertirse en un futuro no muy lejano y qué entraba perfectamente en mi línea temática.

2. ¿Cómo es tu proceso de toma de decisiones? Es decir, ¿cómo decides que va a transcurrir en tiempo real o no; que vaya a ser un único plano secuencia o no; el sonido que vas a emplear dentro y fuera del plano?

Para mí, es una total declaración de intenciones. Vengo a quedarme y a crecer. Desde el principio quería arriesgarme y junto con Juan Molina Fernández, mi director de fotografía, ideamos varias formas de llevarlo a cabo y una de ellas vibraba más que las demás: hacer un plano secuencia de 5 minutos. Juan es generalmente foquista y tiene un muy buen manejo de foco y cámara, a mí eso me daba muchísima seguridad. Podía sumar dificultades que él siempre lo veía posible. Confiar en tu equipo es fundamental. El sonido lo fuimos desarrollando sobre todo en postproducción, tardamos unos 5 meses en terminarlo porque tenía mucho trabajo de foley y el sonido tiene que envolverte por completo.

3. ¿Dónde se rodó? ¿Por qué elegiste esa localización? 

Conocí ese lugar en otro rodaje y no sólo me fascinó por su estética y espacio, sino que encima estábamos aislados y no molestábamos a nadie, podíamos gritar y repetir tantas veces como quisiéramos.

4. ¿Cuánto tiempo les llevó la filmación?

Rodamos en un solo día, en realidad en apenas 1 hora salió la toma esperada. Tuvimos 4 horas para montar la cabina, atrezzar, preparar el equipo y ensayar en el decorado con las actrices. Después de comer iniciamos un segundo ensayo y entre las 6 y las 7 de la tarde sacamos la toma buena ya que el sol debía colocarse en un lugar concreto para aprovechar al máximo la luz solar ya que íbamos sin ningún tipo de apoyo lumínico.

5. Aïda está impresionante. ¿Qué instrucciones le diste? ¿Cuánto hay de tu dirección y cuánto de su improvisación, teniendo en cuenta el bagaje que ella ya tiene?

Yo tenía los tiempos medidos con las acciones para que pudiésemos llegar a los más de 5 minutos de plano que yo necesitaba. Estuvimos ensayando vía Skype ya que yo me contagié de covid justo 14 días antes de rodar. Ellas sabían perfectamente cuales eran sus acciones y durante los ensayos ambas me proponían cosas ya que no habíamos podido ensayar con el decorado antes y teníamos mucho que cerrar in situ antes de echarnos a grabar. Si algo no lo tengo claro, necesito verlo para decidir si encaja o no en el conjunto de la historia. Había acciones que no estaban cerradas y dejé huecos para que ambas y sobre todo Aïda fuese improvisase.

6. La otra mujer es su hermana, ¿verdad? ¿Cómo llegó al proyecto?

Siempre tuve claro que Aïda estaría y necesitaba que “la enemiga” fuese alguien que realmente pudiese ponerla contra las cuerdas. A Serai ya hacía años que la conocía y me encantaba su fuerza y arrojo, fundamentales para poner a Aïda donde yo quería. Luego al tener un físico similar, color de pelos, ojos… hacía que la gama cromática fuese espectacular. Me sentí y siento enamorada de ese binomio.

7. En tus agradecimientos finales das las gracias “a todas las personas que han hecho que me cuestione las cosas una y otra vez”. ¿Qué consejo en esta línea consideras que fue decisivo?

Tenía una versión previa de la que fue finalmente, era otra historia y hablando con un compañero de profesión, después de leer el guion me preguntó qué cuál creía yo que era el conflicto y no pude responder, me quedé muda y me replanteé todo de nuevo hasta construir la historia final.

Génesis Lence y Aïda Ballmann, protagonista del cortometraje Cinco minutos, en Isla Calavera 2021.
Génesis Lence y Aïda Ballmann, protagonista del cortometraje Cinco minutos, en Isla Calavera 2021.

8. Es apasionante ver tu trabajo en la gran pantalla. Tu corto estuvo seleccionado en el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera y estuviste en él incluso presentando algunos de sus pases, ¿qué tal tu experiencia en el Isla Calavera 2021?

Al principio no conocía a nadie y todo el mundo parecía tan cercano y amable que me contagié y me abrí por completo sin miedo, compartiendo mi experiencia y escuchando la de otro/as. Lo disfruté mucho, es importante como creador/ director compartir tiempo con otros, escuchar sus razonamientos y apreciar su esfuerzo. Yo misma quería presentarme cercana y por eso me pareció importante que la gente supiese que yo era el cerebro detrás de mi obra.

9. El matrimonio de maquilladores y diseñadores de efectos de maquillaje formado por Dave y Lou Elsey, directores del corto Stay Alert que también pudo verse en Isla Calavera 2021 se interesaron muchísimo por tu filme, ¿lo han visto ya?

De momento no tengo noticias de si lo han visto, pero no ocurre nada malo con esto.

10. Tienes idea de un desarrollo del cortometraje, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar algo de que proyecto tienes al respecto?

Justo después de terminar el rodaje, ese mismo día, Juan Molina Fernández y yo nos miramos, nos hablamos solo con la mirada y esta decía: ¡Queremos más!. Yo me quedé vacía y ese mismo día, empecé a esbozar una idea de una segunda parte, hablar sobre las reservas de agua dulce del planeta y qué ocurriría con nosotros si tuviésemos que buscar incesantemente agua. Y a los días ya había comenzado a escribir una serie sobre las consecuencias qué sufriremos por la falta de bienes indispensables para la vida en una serie corta con el mismo formato que Five Minutes: acción, plano secuencia y sin diálogos.

11. ¿Tienes pensado regresar a Tenerife?

No dejo de pensar en volver, quiero grabar mi serie y mi primer largo en Canarias. Estoy trabajando en el tratamiento del largo y mientras tanto sigo empujando el corto lo más lejos posible para demostrar de lo que soy capaz.

12. Cuéntanos sobre tus gustos cinematográficos, ¿qué cine te gusta?

Me gustan las películas que hablan de acontecimientos reales, sucedidos o por suceder, pero qué se encuentran en un limbo de realidad e irrealidad al mismo tiempo porqué así es como me siento en mi vida interior, bailando en la realidad, pero con un dedo apuntando al cielo. Me gustan los personajes luchadores, que salen desde lo más bajo de ellos mismos y luchan por salir a flote y darse valores propios.

13. Una película clásica o reciente, de la nacionalidad que sea, que te apasione… 

Voy a nombrar la primera película de mi etapa adolescente que me dejó completamente fuera de este mundo: A Wong Foo, gracias por todo Julie Newmar. Y relativamente reciente, American Honey; y actual, Titane.

14. ¿Qué directores o directoras te apasionan? 

Víctor Erice con El Espíritu de la Colmena, Vittorio de Sica con Miracolo a Milano.
No soy mucho de perseguir a directores/as y esperar que me guste todo lo que hacen, cada uno hace cine por su propia necesidad de contar algo que considera importante

15. ¿Qué opinas de Kathryn Bigelow?

Esta mujer lleva toda la vida en la industria, como guionista y productora. Sabe perfectamente llevar el ritmo de largometrajes de acción y encima es la primera mujer en la historia de los Oscar en llevarse “Mejor Dirección”. Pura admiración por esta mujer ya que empezó desde muy abajo, haciendo cine independiente, algo para mi completamente necesario.

FESTIVAL ISLA CALAVERA 2021: CINCO MINUTOS, un cortometraje de Génesis Lence

Una mujer avanza desesperadamente en un paraje que tiende a desértico (arena bajo los pies, edificaciones vetustas alrededor) a plena luz del día, con un objetivo claro. El rostro de la joven, muy expresivo, refleja la angustia por respirar un aire planetario contaminado, insano. El aire sobre la faz de la Tierra está tan enrarecido que cada ser humano desesperadamente lucha por conseguir diariamente unos preciados destellos de oxígeno de calidad. Una cabina desvencijada donde tienes que pagar por respirar a través de mascarilla es el objetivo de la joven. Una robótica e impersonal voz femenina, que emana de algún recóndito lugar del cubículo, recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja respirar al menos 5 minutos al día de oxígeno puro (que, obviamente, no es el natural). La corporación Oxigene, promete, por un módico precio el “oxígeno de confianza” según proclama, “para conservar una buena calidad de salud”.

La sensación de la joven de alivio por respirar tan ansiada pureza dura poco. Otra mujer acude repentinamente y está dispuesta a luchar a vida o muerte por ocupar la cabina. El forcejeo de las dos mujeres, una desde fuera, la otra desde dentro, constituyen fiel reflejo de auténtica desesperación. Esta circunstancia, y la presencia de la cámara casi siempre fija ante el rostro de la primera mujer, transmiten una intensidad inusitada.

Génesis Lence, realizadora, guionista, fotógrafa, directora de arte, oriunda de Galicia, pero afincada en Madrid desde hace 5 años, debutó en la dirección en 2016 con su cortometraje Sordas. Su claridad de ideas, el dominio del espacio, su capacidad para crear atmósfera y el hábil manejo del tiempo real como un instrumento más para contar su historia (no como un simple golpe de efecto), quedan patentes en su cortometraje Cinco minutos. El filme constituye un angustioso y vigoroso thriller futurista, del que nos apetece ver más. Por suerte para los espectadores, Génesis tiene la firme intención, de convertir el cortometraje en una serie de televisión. La historia que se intuye en los cinco intensos minutos de filme, bien lo merece.

El thriller de anticipación que nos presenta un futuro caótico, por obra y gracia de la ambición humana, con clara intención de concienciar, de llamar la atención sobre el nefasto rumbo que llevamos en general como humanidad, y donde las impersonales y cada vez más despiadadas corporaciones juegan con los miedos y sentimientos de las personas, creando absurdas necesidades a los “pobres mortales”, como si de dioses del antiguo olimpo se tratasen, no es nada nuevo. Pero la experiencia a la que Génesis nos somete durante los 5 intensos minutos de este soberbio filme, en una sala de cine, se convierte en una experiencia única y realmente inolvidable.

Gran parte de la eficacia, más allá de constituir un único e intenso plano secuencia, y el hecho de transcurrir a tiempo real, está depositada en la actriz Aïda Ballmann. Nacida en la isla de El Hierro, de ascendencia alemana, Aïda compagina labores de actuación con las recientes de producción, donde le toque, pues el mundo es su territorio, y un rodaje la puede localizar en cualquier parte. La cámara de Génesis se planta prácticamente durante todo el metraje en el rostro de Aïda sin dejarla, hasta el plano final donde la protagonista se va alejando de la cámara y del lugar donde está ubicada la cabina, cargando con la otra joven que desesperada trató de respirar como ella en el mencionado cubículo.

Serai Ballmann en el cortometraje Cinco minutos, de Génesis Lence.
Serai Ballmann en el cortometraje Cinco minutos, de Génesis Lence.

El placer por el detalle de la joven realizadora queda plasmado, no sólo en la soberbia pista de audio, con una magistral planificación y empleo del sonido, que proporciona mucha información de lo que ocurre tanto dentro como fuera del encuadre. El talento de la joven realizadora lo podemos apreciar igualmente, por ejemplo, en ese modélico instante antes mencionado, del cortometraje donde el personaje interpretado por Aïda Ballman logra encajarse la mascarilla de la cabina prácticamente destrozada. La realizadora concede a su protagonista unos segundos de alivio… tan solo eso, unos segundos, hasta que la angustia y la desesperación vuelvan a hacer acto de presencia.

Imágenes demasiado familiares en estos tiempos de pandemia mundial, como la tos, la dificultad respiratoria la necesidad de colocarnos una mascarilla, la inquietud que nos causa ver otras personas con su máscara mal colocada, que deja la nariz al descubierto, son factores que proporcionan claramente una medida trágicamente demasiado familiar a los espectadores, y aparecen servidas con gran habilidad en este sorprendente filme.

Presentación del cortometraje CINCO MINUTOS en Isla Calavera 2021

Génesis Lence, Ramón González Trujillo y Aïda Ballmann, en la apertura del Festival Isla Calavera 2021.
Génesis Lence, Ramón González Trujillo y Aïda Ballmann, en la apertura del Festival Isla Calavera 2021.

En la quinta edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, edición 2021, tanto Génesis Lence como Aïda Ballmann (miembro del Jurado de largometrajes) estuvieron recorriendo la alfombra roja del festival, posando en el photocall, despertando admiración e interés por su trabajo, y por supuesto, presentando Cinco minutos en algunos de los pases del filme. El nivel de cortometrajes de esta edición del festival es altísimo. Cinco minutos constituye un auténtico top y todo un lujazo de deleite y disfrute en la gran pantalla de una sala de cine.

Como la propia Aïda comentó en una de las presentaciones del filme en el entorno del festival, los ensayos tuvieron lugar, por circunstancias pandémicas, vía Skype, y todo el “movimiento” que se puede apreciar en el filme fue fruto de bastante improvisación y, en su opinión queda tan bien plasmado en pantalla debido a la sinergia del equipo durante el rodaje. Compartimos desde estas líneas la valoración positiva de la coreografía corporal.

La vitalidad, el entusiasmo de ambas, de la actriz y la realizadora, y su facilidad para compartir sus experiencias fílmicas con todos nosotros, fue sin duda un soplo de aire fresco para las bambalinas festivaleras… casi tanto como el “oxígeno de confianza” que proporciona la corporación Oxigene.

+ ENTREVISTA A GÉNESIS LENCE

Póster del cortometraje Cinco minutos, de Génesis Lence.
Póster del cortometraje Cinco minutos, de Génesis Lence.

Crítica: MATRIX RESURRECTIONS. Reescribiendo el código

Cuando Matrix se estrenó en 1999 se convirtió en una película bisagra con el cine del siglo XXI. Parafraseando a Jack el Destripador, las hermanas Wachowski bien podrían decir aquello de “un día los hombres mirarán atrás y dirán que con nosotras nació el siglo XXI”.

Por supuesto, nada sale de la nada y la película bebe de muchas referencias, especialmente del cine y la animación asiática, sin embargo, no se puede negar que supuso una revolución, al menos en lo que se refiere al cine mainstream y su impronta no sólo abrió la postmodernidad al cine comercial, sino que sus aciertos fueron imitados hasta la saciedad (incluso el hastío) por películas y series posteriores. Tras un éxito de esta magnitud, es muy difícil que un artista sea capaz de replicar un impacto tan influyente en el lenguaje de un medio como las cineastas lo hicieron aquel año. De ahí que, con sus virtudes y sus errores, ninguna de las dos secuelas posteriores fuera capaz de acercarse a la huella dejada por la cinta original.

¿Es posible devolver la vitalidad a la franquicia 18 años después del estreno de su última entrega? Si bien, efectivamente, el cine de hoy sigue llevando escrito en su código fuente la influencia de Matrix, el concepto de blockbuster a día de hoy pasa por otros parámetros, como deja patente el éxito de Spiderman. Sin Camino a Casa en la taquilla.

NUNCA DIGAS NUNCA JAMÁS

Hacer una nueva entrega de Matrix tras el cierre de Matrix Revolutions sólo se puede justificar en términos de seguir sacando beneficios económicos a la franquicia y en la insaciable necesidad del fan de seguir alimentando su afición. Este, curiosamente, es el punto de partida de la propia película. Las hermanas Wachowski siempre afirmaron que daban por cerrada la historia y que preferían adentrarse en otro tipo de proyectos.

Según Lana, este proyecto surge de una historia que escribe a raíz de la muerte de sus padres (a quienes está dedicada la película). Por otro lado, se ha desvelado que Warner tenía intención de seguir explotando la franquicia con o sin sus creadoras. Finalmente, Lana aceptó el desafío de continuar la serie, pero lo ha hecho de una manera en la que se permite también el lujo de criticar abiertamente este espíritu de explotación industrial, donde la creatividad viene después de la previsión de rédito comercial.

IRONÍA POSTMODERNA EN TIEMPOS DE EMOTIVIDAD NOSTÁLGICA

Encontramos dos películas dentro de Matrix Resurrections, que aspiran a objetivos distintos. Todo el inicio de la película, supone una parodia por parte de Lana Wachowski del modelo de industria del Hollywood actual, obsesionado con la explotación de viejas franquicias que mantienen su reconocimiento por parte del público. El concepto de que en la película estén desarrollando un videojuego con el que reflotar la propia saga de Matrix y los diálogos en los que se debate sobre qué tipo de producto debería ser, riéndose abiertamente de la falta de creatividad de los estudios y la preferencia por replicar el original en lugar de buscar continuar la historia por caminos inexplotados, no sólo funciona como autorreflexión irónica y crítica sobre la propia naturaleza de Matrix Resurrections como secuela tardía, sino que es aplicable a las principales superproducciones del Hollywood reciente. En este sentido, aunque la película se construye sobre la propia iconografía de la saga, evita en todo momento caer en el conformismo nostálgico y se sitúa a suficiente distancia como para cuestionar su propia naturaleza como secuela.

DIALOGANDO CON EL PASADO

La segunda película que identificamos dentro de Matrix Resurrections es lo que en sí debería ser la propia secuela, es decir, una trama de ciencia ficción, ciberpunk, repleta de acción y jugando con los parámetros de la realidad. Sin embargo, también en este apartado Lana Wachowski se aleja de lo previsible. La nueva película entra también en los parámetros propios de la línea de secuela/ remake a la que estamos habituados, sin embargo, en este caso coexistiendo en la propia pantalla con la trilogía anterior. Este componente de autoconsciencia y metalenguaje aporta a la película un interesante diálogo con la obra original, donde los personajes, más allá de la acción, reflexionan sobre su propio valor dentro de la historia y, en algunos casos, incluso con capacidad de subvertir su función dentro de la trama, como es el caso de Trinity, reconvertida en la verdadera protagonista y heroína de esta nueva entrega frente a un Neo inseguro y pasivo.

POR LA MADRIGUERA DE CONEJOS

A nivel de acción y efectos especiales, la película sí cumple con lo esperado. La cinta está cargada de acción desbordante, rodada de manera espectacular, jugando con el barroquismo visual y empleando los efectos digitales para seguir transformando Matrix en una realidad maleable y plástica, más allá de los límite de la física. La forma en la que la cámara acompaña a los personajes en su trasgresión de las leyes de la gravedad, da a la cinta una nueva muestra del virtuosismo visual con sello Wachowski, aunque, personalmente, echamos de menos las elaboradas coreografías del maestro Woo-Ping Yuen y nos parece que, con todas sus virtudes, las secuencias de acción no logran superar el impacto logrado con las películas originales y que a día de hoy siguen siendo historia del cine.

Lo mismo nos pasa con la música. La partitura de Johnny Klimek y Tom Tykwer replica el sonido de la obra de Don Davis, intenta capturar la complejidad que la caracterizó allá por 1999; pero, por lo general, nos parece más un traje elegante y hecho a medida, pero que se queda en la superficie.

ADENDA

Y es que si bien Matrix Resurrections nos parece una película arriesgada e inteligente, que pretende desprenderse de sus estereotipos de secuela hollywoodiense y que, más allá de su discurso metafictivo, funciona como un entretenimiento de acción y fantasía; en el fondo, no puede replicar el carácter revolucionario de su cinta madre. En este sentido, la cinta no añade al conjunto, no hace avanzar la franquicia, sino que actúa como apéndice a la misma. Esto, sumado a su carácter irónico y autoparódico puede ser malinterpretado por los fans que acuden a verla y pueden ver en su tono y su desarrollo más una tomadura de pelo que la sana reflexión sobre la naturaleza del reinicio que propone Lana Wachowski.

Matrix Resurrections
Matrix Resurrections

Cine de terror para un 2022 de miedo

2021 puede haber sido muchas cosas, pero sin duda ha sido un glorioso año para el género fantástico, con títulos como The Green Knight, Lamb, Última noche en el Soho, Tiempo, Maligno o Titane, ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Pero toca pasar página y dar la bienvenida a un 2022 muy prometedor repasando los títulos de terror más esperados que tienen fecha de estreno confirmada en salas comerciales.

SCREAM

Para empezar, y aunque lamentamos que La abuela de Paco Plaza no abra este listado tras un nuevo aplazamiento que nos sigue poniendo los dientes largos ante la más prometedora propuesta de horror puro de producción española, aplaudida en San Sebastián, Sitges y el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, el próximo 14 de enero llegará a los cines la quinta entrega de la famosa saga slasher de Wes Craven, Scream. Diez años después de Scream 4, que se han visto amenizados en televisión a través de una serie inspirada en la franquicia, acompañamos a los personajes de Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) y David Arquette (Dewey Riley) al pueblo de Woodsboro, donde irrumpe un nuevo asesino enmascarado.

Ghostface regresa en Scream, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett.
Ghostface regresa en Scream, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett.

VISITANTE

Ya en febrero, el día 18, arriba a los cines Visitante, ópera prima del reconocido cortometrajista valenciano Alberto Evangelio, una de las grandes sensaciones del pasado Festival de Sitges, el Fancine de Málaga y el London Sci-Fi. El largometraje, que conjuga el thriller y la ciencia ficción, está protagonizado por Iria del Río (Las chicas del cable), Miquel Fernández (El guardián) y Jan Cornet (La piel que habito) para contar la historia de Marga, en plena crisis con su marido y llena de dudas sobre su futuro, quien viaja a una antigua casa de su familia. Al poco tiempo, descubre un portal dimensional que le comunica con otra realidad.

THE MEDIUM

El 25 de febrero llegará a los cines la aterradora historia de chamanismo y posesiones The Medium, que también pudo verse en Isla Calavera el pasado noviembre. Se trata de la nueva película del cineasta tailandés Banjong Pisanthanakun, responsable del clásico de fantasmas Shutter: El fotógrafo (2004).

The Medium
The Medium

PRISONERS OF THE GHOSTLAND Y COMING HOME IN THE DARK

Otros títulos vistos en avance en el Festival de Cine Fantástico de Canarias que veremos en el primer cuatrimestre del año son la indescriptible Prisoners of the Ghostland, una aventura apocalíptica dirigida por Sion Sono y protagonizada por Nicolas Cage, y el aclamado thriller de supervivencia Coming home in the dark (Atrapados en la oscuridad), en cines el 18 de marzo y el 1 de abril, respectivamente.

MALNAZIDOS

Cruzando los dedos, el próximo 11 de marzo podremos ver Malnazidos, otra aclamada propuesta de cine de terror de producción española, que debutó como película de inauguración del Festival de Sitges de 2020 y ha sufrido varios retrasos en su estreno en salas debido a la pandemia. Dirigida por Javier Ruíz Caldera y Alberto de Toro, propone un levantamiento zombi en plena Guerra Civil española.

'Malnazidos', de Javier Ruíz Caldera y Alberto Toro.
‘Malnazidos’, de Javier Ruíz Caldera y Alberto Toro.

MORBIUS

Se esperaba para el 28 de enero, pero tras un nuevo aplazamiento el 1 de abril aterrizará exclusivamente a las salas de cine de toda España la nueva propuesta de Marvel, Morbius, que se adentra en el terror para contar la historia de uno de los personajes más cautivadores de la editorial de cómics con el ganador de un Oscar Jared Leto transformado en el enigmático antihéroe Dr. Michael Morbius, el “vampiro viviente”.

Jared Leto en 'Morbius'. (c) Columbia Pictures
Jared Leto en ‘Morbius’. (c) Columbia Pictures

VENECIAFRENIA

El 22 de abril será el turno de Veneciafrenia, el nuevo largometraje de Álex de la Iglesia tras el éxito de la serie 30 monedas en HBO, que sirve como primera entrega del nuevo sello de cine de terror The Fear Collection. A medio camino entre el giallo y el slasher, rodado en la mítica ciudad italiana durante los confinamientos de 2020 y protagonizado por Ingrid García Jonsson, Silvia Alonso y Cosimo Fusco.

Veneciafrenia, de Álex de la Iglesia.
Veneciafrenia, de Álex de la Iglesia.

BLACK PHONE

El 24 de junio esperamos otra de las grandes apuestas, Black Phone de Scott Derrickson, director de Doctor Strange, Sinister o El exorcismo de Emily Rose, basado en un relato corto de Joe Hill y protagonizado por Ethan Hawke. Cuenta la historia de un asesino en serie de niños y su nueva víctima, un chico de 13 años que comienza a recibir espeluznantes llamadas desde un teléfono desconectado que tratarán de ayudarle a escapar de su secuestrador.

NOPE

El 22/07/22 es la fecha anunciada para el estreno de Nope, la tercera película de Jordan Peele, autor de Déjame salir, Nosotros y la serie Territorio Lovecraft, de la que poco se conoce salvo que estarán en el reparto Daniel Kaluuya, Steven Yeun, Keke Palmer, Barbie Ferreira y Brandon Perea.

EL MISTERIO DE SALEM’S LOT, DARK HARVEST y HALLOWEEN ENDS

En septiembre, llegarán El misterio de Salem’s Lot y Dark Harvest. La primera está inspirada en la segunda novela de Stephen King, publicada originalmente en 1975, adaptada en dos ocasiones para la televisión. Se encuentra dirigida por Gary Dauberman, guionista de títulos como Annabelle y Annabelle: Creation y director de Annabelle vuelve a casa, y cuenta en el reparto con Lewis Pullman y William Sadler, quien ya ha participado en otras versiones cinematográficas del escritor, como ‘Cadena perpetua’ o ‘La niebla’.

David Slade, el director de 30 días de oscuridad y Hard Candy, firma Dark Harvest, adaptación de la novela de Norman Partridge, sobre un monstruo legendario llamado October Boy que aparece todos los años por Halloween. Al igual que lo hace el imparable Michael Myers, a quien frenó en 2020 el coronavirus, pero vuelve a su cita anual con Halloween Ends, nueva entrega de la franquicia iniciada por John Carpenter en 1978 y final de la trilogía ideada por David Gordon Green y Danny McBride. Jamie Lee Curtis regresa a su icónico papel que encontraremos en salas a partir del 15 de octubre.

En definitiva, un 2022 en el que el fantástico nos ayudará a evadirnos mientras llega la normalidad.

‘MORBIUS’, nueva fecha de estreno

Sony Pictures Entertainment Iberia anuncia la nueva fecha de estreno de Morbius, la esperada nueva película basada en uno de los personajes más enigmáticos de Marvel, que se esperaba para el 28 de enero y según el comunicado llegará exclusivamente a las salas de cine de toda España el próximo 1 de abril de 2022.

Bajo la dirección de Daniel Espinosa (Life, El Invitado, El niño 44), Jared Leto (Dallas Buyers Club) será el encargado de dar vida al Dr. Michael Morbius. Le acompañan en el reparto los actores Matt Smith (Última noche en el Soho, The Crown), Jared Harris (Chernobyl), Adria Arjona (True Detective) y Tyrese Gibson (Saga Fast & Furious, Saga Transformers).

SINOPSIS DE MORBIUS

Uno de los personajes más cautivadores y conflictuados de Marvel llega a la gran pantalla con el ganador de un Oscar Jared Leto transformado en un enigmático antihéroe, Michael Morbius. Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo, y determinado a salvar a otras personas que padecen su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto desencadena una oscuridad en su interior. ¿Se impondrá el Bien sobre el Mal? ¿O sucumbirá Morbius a sus misteriosas nuevas necesidades?

Póster de 'Morbius'. (c) Columbia Pictures
Póster de ‘Morbius’. (c) Columbia Pictures

ALIENS: EL REGRESO: En algún lugar del espacio más profundo

«Es la película con más efectos especiales en la que he participado nunca”, aseguraba sobre Aliens: El regreso el maestro de los efectos especiales Stan Winston (1946-2008), quien logró un premio Óscar por su trabajo en la secuela. “¡No recuerdo ninguna, en toda la historia, de este alcance, con un monstruo de cuatro metros completamente articulado que se mueve, grita y mata, además de docenas de pequeños monstruitos chillones y asesinos, y con tantos humanos a los que esas criaturas asesinan!”, añadía, según las declaraciones recogidas en el libro conmemorativo Aliens The Making Of 35 Aniversario, obra de J. W. Rinzler, editado por Cartem Cómics.

La icónica película del visionario James Cameron se estrenaba en Estados Unidos el 18 de julio de 1986, mientras que a los cines españoles llegaba por Halloween, el 29 de octubre, siete años después del clásico del terror y la ciencia ficción Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott. El argumento partía del mismo universo de la original, dando continuidad a la historia para relatar cómo Ellen Ripley, la única superviviente de la nave espacial de carga Nostromo, era rescatada después de permanecer a la deriva durante 57 años de hipersueño. El asteroide donde su tripulación encontró el primer huevo de xenomorfo ha sido colonizado, pero el contacto se ha perdido y con su asesoramiento una unidad de marines acudirá a investigar la situación.

Tras su ópera prima, Piraña II: los vampiros del mar (1981), y durante la preproducción de Terminator en 1983, Cameron se obsesionó con realizar una segunda entrega de Alien y se puso manos a la obra para sacar adelante una historia que sorprendió a 20th Century Fox, quienes plantearon al director que si la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger tenía éxito podría llevar a cabo su propuesta.

Y así fue, Terminator lideró la taquilla estadounidense durante dos semanas, y Cameron y Gale Anne Hurd lograron luz verde para dirigir y producir Alien 2, dando una vuelta de tuerca al planteamiento inicial, redirigiendo la acción desde un concepto más intimista y claustrofóbico hacia el cine bélico y militar con un combate galáctico entre humanos y extraterrestres. Así lo declaraba en su frase promocional: “Esta vez es la guerra”.

Un reparto carismático y totalmente implicado

Sigourney Weaver aceptó repetir en el papel, condición sine qua non para James Cameron, no sin antes firmar un contrato por un millón de dólares, una cifra treinta veces superior a la que recibió por la primera parte. El reparto incluyó a Lance Henriksen, Bill Paxton y Michael Biehn, quienes ya habían trabajado con Cameron en Terminator, junto a Paul Reiser, William Hope y Jenette Goldstein, entre otros, mientras que la niña de la Colonia, Newt, fue interpretada por Carrie Henn, una joven sin experiencia ante las cámaras y que no continuó dedicándose a la interpretación.

La película se rodó con un presupuesto de 18 millones de dólares en Inglaterra, en los famosos estudios de Pinewood y en una central eléctrica abandonada en Acton, Londres, para recrear y dar realismo a la madriguera alienígena.

Éxito de crítica y taquilla

El resultado fue número uno en la taquilla norteamericana durante cuatro semanas consecutivas y fue nominado a siete premios Óscar, incluyendo la categoría de mejor música (obra de James Horner) y logrando las preciadas estatuillas por la edición de sonido (Don Sharpe) y los efectos visuales, en reconocimiento al impresionante trabajo del citado Stan Winston y a Robert Skotak, John Richardson y Suzanne M. Benson.

Además, impulsó una franquicia transmedia que abarca otras dos secuelas (Alien 3 y Alien Resurrection), dos crossovers (Alien vs. Predator y Aliens vs. Predator: Requiem) y las precuelas Prometheus y Alien: Covenant, nuevamente dirigidas por Ridley Scott.

Charlas de Cine celebra el 35 aniversario de ALIENS: EL REGRESO

La versión extendida de Aliens: El regreso podrá verse esta semana en pantalla grande de la mano de la iniciativa Charlas de Cine, que celebra el próximo jueves 30 de diciembre, a las 19:00 horas, un evento especial para conmemorar los 35 años de la cinta en Multicines Tenerife, con la proyección del filme en versión original con subtítulos en español y un coloquio abierto al público en el que se abrirá el clásico debate de si la espectacular secuela supera a la sorprendente original.

Crítica: SPIDERMAN: SIN CAMINO A CASA. Un multiverso de nostalgia intergeneracional

Cuando Stan Lee creó a Spiderman en agosto de 1962 tomó un doble riesgo, por un lado, crear al primer superhéroe adolescente y, por otro, vincularlo con un insecto que sólo generaba asco y miedo entre los lectores de Amazing Fantasy. Aún así, el éxito fue rotundo y no sólo el personaje tuvo continuidad, sino que lleva décadas siendo el buque insignia de Marvel Comics.

ORÍGENES NO TAN SECRETOS

El salto del personaje al cine y la televisión fue casi inmediato. En 1967 se estrena la primera serie de animación basada en el personaje y una década más tarde, en 1978, aparece la primera serie de imagen real, protagonizada por Nicholas Hammond. Sin embargo, la primera película del superhéroe tardó en materializarse. Afortunadamente, porque las producciones Marvel para cine previas a 1998 era bastante lamentables.

James Cameron, que estuvo a punto de hacer su versión a mediados de los 90, fue el cineasta que más cerca estuvo de conseguirlo hasta la llegada de Sam Raimi impulsado por el éxito de Blade y X Men. La película se estrenó en 2002, coincidiendo con el 40º aniversario del personaje. A esta etapa protagonizada por Tobey Maguire le sucedió otra (coincidiendo con el 50º aniversario) donde Andrew Gardfield retomó el testigo, aunque con menor éxito. Ahora, a pocas semanas de llegar al 2022 y, por lo tanto, al 60º aniversario de su nacimiento, el Hombre-Araña regresa con Spiderman. Sin Camino a Casa, cierre de la trilogía protagonizada por Tom Holland que ha conformado su paso por el Universo Cinematográfico Marvel (a las que se suma Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame) y que no sólo supone un cierre al desarrollo personal del personaje de Peter Parker en las tres películas, sino que además supone una reconciliación con las encarnaciones anteriores del personaje.

UN MULTIVERSO DE BALDOSAS AMARILLAS

El multiverso es el concepto que Marvel pretende que guíe la dirección de la Fase 4 de su Universo Cinematográfico, que ahora incorpora ya también como canon las últimas producciones televisivas (Agentes de S.H.I.E.L.D. parece que ha quedado fuera, aunque, claro, qué queda ahora fuera del mapa el multiverso). Este concepto de realidades alternativas que se cruzan no es nuevo para el arácnido, ni siquiera para su versión cinematográfica, ya que, en 2018, la extraordinaria Spiderman: Un Nuevo Universo ya había jugado con los universos paralelos y cruzar diferentes personajes.

El particularismo de Spiderman: Sin Camino a Casa viene marcado por su carácter metafictivo. No es únicamente el hecho de rescatar a personajes de las anteriores versiones de las películas del Cabeza de Red, es que, al hacerlo también con sus actores originales, se crea una red nostálgica cargada de lecturas emocionales que se elevan por encima del espectro diegético de la película. De esta manera, no se trata únicamente de que el espectador reconozca a esos personajes, que azarosamente viven en universos distintos, sino que los conoce íntimamente con la misma apariencia física con la que aparecen en pantalla y que imbrican con un momento especial en el crecimiento personal de las diferentes generaciones de espectadores que se reúnen en esa sala de cine. A mayor implicación emocional del espectador, mayor es el éxito de la película.

EL JUEGO INFINITO

Se ha emparentado a este Spiderman: Sin Camino a Casa con las aportaciones de los Hermanos Russo al universo Marvel, especialmente sus dos últimas incursiones con el díptico de Los Vengadores que cerró la Fase 3. No es una mala vinculación, en absoluto, pero no tanto por la magnitud de las imágenes y la acción, por el grado de espectáculo que supone la película, que también; sino por la fortísima carga emocional que arrastra la película. El espectro de la historia a nivel de conflicto, de maduración de los personajes y de transmitir al espectador el drama por el que atraviesan los personajes no sólo le aporta un grado de maduración dramática a la historia, sino que además consigue llevar la catarsis con el espectador a un nivel que sólo han obtenido los mejores títulos del Universo Cinematográfico Marvel. Y es que sí, podemos situar a Spiderman: Sin Camino a Casa entre los mejores trabajos de la Casa de las Ideas para el cine.

La película mantiene los componentes habituales de las películas de Marvel. Tenemos mucho humor (¡Qué sería de Spidey sin sus chascarrillos!), pero a medida que la historia se va desarrollando, el impacto de la trama va dejando poco espacio para la comedia. De hecho, entre los peros a la película podemos situar algún que otro gag que intenta aliviar un momento dramático y queda fuera de lugar. A nivel de acción y efectos especiales, de nuevo el nivel técnico de la película es extraordinario, con un clímax final que, en cuanto a pirotecnia, es tremendamente disfrutable. La partitura musical de Michael Giacchino eleva notablemente el nivel musical de la franquicia, demostrando que es posible ofrecer grandes partituras dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

HOLA, PETER

Toda esta excelencia, sin embargo, queda en un segundo plano en cuanto la interacción de los personajes empieza a actuar. En este caso, las escenas de diálogo no son relleno, no son un engrudo para unir secuencia de acción y secuencia de acción; se trata de la verdadera esencia de la película, precisamente por lo que comentábamos a esa red de nostalgia que construye la cinta. Las visitas de las variantes de otros universos no son meros cameos clickbait con los que engatusar a los fans, no son fan service para engolosinar la vista, pero sin más contenido.

Se trata de una auténtica clausura de aquellos elementos que había quedado coleteando si no argumental, sí emocionalmente en las anteriores encarnaciones del personaje. Hasta tal punto que, en algunos casos, Spiderman: Sin Camino a Casa logra mejorar y redimir errores pasados (y aquí pensamos especialmente en The Amazing Spider-Man 2: El Poder de Electro). Resulta imposible evitar emocionarse con la extensión de las tramas de Octopus y, muy especialmente, El Duende Verde, por no decir que Alfred Molina y Willem Dafoe han reivindicado su posición como dos de los mejores villanos de las adaptaciones de Marvel a la gran pantalla.

SCOOBY DOO

Spiderman: Sin Camino a Casa coctelea muchos elementos en una sola película y, en esta multiplicidad de ingredientes, es extremadamente difícil que no queden cabos sueltos, incongruencias, agujeros de guion, sobrantes o piezas que no termina de encajar o que faltan.

Como si del Doctor Extraño se tratara, los guionistas y el director Jon Watts han tenido que afrontar brechas en un tejido muy delicado; sin embargo, en nuestra opinión, el trabajo conseguido es notable y que cumple con los requisitos indispensables de toda buena película.

Es entretenida, tiene buen ritmo, el espectador se implica y se preocupa por los personajes y, cuando empiezan a subir los créditos, consigue despertar en él una reacción en cadena emocional donde las comisuras de la sonrisa chocan con las lágrimas que descienden por nuestras mejillas.